绘画是中国传统艺术中的重要门类,从新石器时代彩陶文化中的绘画遗存算起,迄今已经有几千年的发展历程了。其中成就最大、对中国文化艺术影响最深远的是中国画。中国画简称“国画”,它是用毛笔、墨和中国画颜料在特制的宣纸或绢上作画,按照题材可分为人物画、山水画和花鸟画;按照技法可分为工笔画和写意画。在国画成熟以前,中国绘画还有岩画、帛画、壁画等样式。 中国画将诗、书、画、印熔铸为一体,是集中了中国传统艺术诸种门类的高度综合的艺术。诗、书、画、印结合,相互辉映,既丰富了画面的内容,又深化了画面的境界,给人以更多的审美享受。 在宋代以前,画面上很少题字;偶然有之,也只是在不显眼的角落里,写着作者的姓名。到了宋代,才有一些诗人兼书法家的画家,在自己的画作上写一段题记或诗歌,说明作画的起因,抒发自己的怀抱。直至元代,画作上开始钤盖印章,于是诗、书、画、印就像四个孪生姐妹一样,形影不离地结合起来了。 元·赵孟頫《红衣罗汉图》 诗、书、画、印的完美结合,体现出画家综合的艺术修养。 中国画中书写画家的名款叫作“落款”,大致相当于西方绘画中作者的签名,表明对作品的所有权。除了画家名款,还可以在作品上写其他的题字:可以写一个题目,一行自己想说的话,或一首诗、一段散文。题字是门很有学问的艺术,不能随随便便,要体现画家的文学修养。题字的内容要与画面有着内在的联系,让观画者通过题字见景生情、抒发胸怀;或者引导观画者以画为桥梁,生发开去,另拓天地,感念历史的浩荡或人生的哲理。除了内容的要求,题字对书法有特别高的要求。书法的风格、字体的选择等,必须与画面统一、和谐,以增加画面的美感。这就对画家提出了更高的要求:他同时也须是一个书法家。 唐·韩《五牛图》(局部) 宋代,很多文人也纷纷拿起画笔。他们喜欢在画作上题写诗歌,借以引发观画者的联想,深化诗歌的意境。绘画表现的事物直观而具体,但受时间和空间限制,只能选取某一瞬间来描绘。诗则不受时间和空间的限制,可以写事物在不同时间、不同地点的发展变化,天上地下,古往今来,东西南北,自由驰骋,容量比画大得多。诗与画结合,使静止的画面活跃起来,画面的容量膨胀起来。而诗也有了形象的凭借,想象的依托。因此,诗与画的结合使二者交相生辉。 中国画很重视空白的作用,虚实相生;同时又大量运用水墨来表现物象,颜色相对单一。这样,在一幅中国画上钤盖朱红色的印章,就能有效地调节画面的布局,丰富画面的色调。我们看一幅中国画,上面常常有许多印章。这些印章钤盖的位置、印章文字的内容以及印章篆刻的风格,都有特定的讲究。 现代· 齐白石《蜻蜓戏水图》 画中的空白使人想起茫茫湖水和天边的云,这就是虚实相生的运用。 中国画强调意象的描绘,注重意境的营造。这里说的“象”,指的是客观的物象;“意”,指的是画家的思想、感情、理想。客观物象浸染了画家的思想感情,就带上了主观的色彩,成为画家要表现的艺术形象,这才是“物象”。同样是描绘黄山风景,有人依葫芦画瓢,这只能是表现黄山的“物象”。有人不仅观察到了黄山的外形,并且领悟到了黄山的气质和生命。在他们审美的眼睛里,黄山就像人一样,有飞扬的神情,有雄浑的动势。云和水的流动,或汹涌澎湃,或静水微波,或飞流直下,或清泉细流,都是有生命的。经过审美眼睛的观照,黄山才成为画家笔下的“意象”。在这基础上,画家把种种意象经过集中、筛选、加工、改造,融进自己的审美感受、审美理想,用艺术手法高度概括、充分表现出来,就成为“意境”。有无意境是评判中国画水平高低的一个重要标准。您在欣赏一幅画时,如果在一山一水、一草一木之外引不出更深远的想象,触摸不到画家的脉搏,这就是画家的失败了。 现代·张大千《庐山图》(局部) 庐山这个“ 物象” 经过画家的提炼,成为画家笔下的“意象”。 中国画最基本的造型方法是笔墨。生动的笔墨是中国画的绘画语言,它讲求笔法和墨法的美,讲求笔情墨趣。熟悉了西方绘画语言的朋友,刚刚接触中国画时常常不容易看懂,原因就是两种绘画体系运用的“语言”不同。西方绘画以色彩见长,用的是油彩、水彩、油画笔、水彩笔。它要求画家有一双对色彩非常敏锐的眼睛,以色彩为媒介,用丰富的色彩表达描绘的对象。中国画则以线条见长,用的是中国的笔、墨、纸、色。它要求画家头脑中有无穷的诗情画意,以毛笔、墨、宣纸、中国画颜料为媒介,以意成象。生动的笔墨不但描绘出具体的物象,也生成抽象的气韵和意境。 明·徐渭 《牡丹礁石图》笔墨淋漓潇洒, 痛快酣畅,体现出画家水墨画的高度技巧。 看中国网 (责任编辑:admin) |